❶ 作為演員,演電影和演電視劇有什麼不同
電影和電視劇的表演在尺寸、精度、節奏和風格上都有區別,這里我只談一下尺寸。
首先,我們來搞清楚電影和電視劇有什麼不同
1.電影有商業屬性也有藝術屬性,而基本沒人認為電視劇必須具有藝術價值
2.電影與電視劇的時長不同:一個短而濃縮,一個長而較為完整
3.電影與電視劇的觀看方式不同:電影是在電影院放映的,電視劇則是在電視或網路上播出
4.現階段,電影和電視劇盈利方式不一樣:電影賺錢的來源主要是票房,電視劇則是有很多分錢的方法,可以依靠電視台買斷,可以賣點擊率收視率,可以賣給網路等等。
5.電視劇與電影對於編導演攝錄美的要求不同:電影必須精益求精,電視劇沒這種奢求
綜上可以看出,電影的難度系數比電視劇高且風險比電視劇大,電影對於演員表演的要求是要遠遠大於電視劇的。
可以肯定,演員在演電影與演電視劇是有不同的,下面極其主觀的說說我眼中的具體不同吧。
1.由於電視劇相對輕松且基本不易虧本,所以電視劇中有很多「行活」,拍攝時很容易「行活」拍攝,剪輯時「行活」剪輯,演員表演就在用「行活」的方式表演。這種「行活」的優點是多快好省,一天可以拍很多頁劇本,可以很容易的剪輯,演員則是有我的鏡頭我來演,沒我的鏡頭時候可以玩其他的,早拍完早拿錢走人。
2.電影院銀幕尺寸比電視熒幕,電腦屏幕大,更大的銀幕可以展示更多信息,更豐富的細節。
演員在越小的景別(特寫)中的表演難度越大的結論,因為鏡頭將所有細節放大所以不是所有演員都能演的了電影,因為銀幕會將演員的表演放大幾百倍,演員對於演技的把控力度不夠,很容易將缺點無限放大
3.演員的表演在電影節奏和電視劇節奏有明顯的不同
這個在理論方面說不上來,大致就是電影表演節奏要一致,不能無邏輯無徵兆無鋪墊的改變節奏,而電視劇更貼近於生活,可以怎麼「熱鬧」怎麼演
4.電影在大多數情況下能更好的塑造演員
更高端的器材,更牛的攝影,更好的燈光,更專業的化妝及美術,對演員更嚴格的要求(無限NG,演得不好就重來)很容易讓帥哥美女更帥更靚;也更容易讓不是很帥的實力派演員們有更好的表演。
個人認為演電影和演電視劇有著本質的不同。演電影通常要極速的表現出角色的特點,演電視劇要根據劇本緩慢釋放角色最深處的特點。
我想到的同一劇情拍成電影和電視劇,而且飾演同一角色的是千葉真一飾演的雄霸。
在電影中一開始就表現出了雄霸江湖的野心,還有陰險卑鄙的嘴臉。彷彿天下人都欠他的。
在演電視劇時,他的出場個性就沒有那麼張揚。
或許是劇本編寫的原因吧,導演對自己內心的人物特點也有把控。兩次的雄霸,還是喜歡看電影版的,把雄霸一次演的淋淋盡致。
❷ 舉出一部你最喜歡的中國電影,談你對其風格演員及製作技巧的看法
我來說最新的中國電影<向日葵>
孫海英在片中出演父親一角.
這位演員給人的印象就是那種嚴厲固執的昌枝胡形象.在本片中,通過一家三口兩個時代的經歷,為我們展現了耐攔父子之間情感恩怨.
孫海英是個畫家,文搭轎革遭到批鬥.雙手殘廢不能作畫,他就把希望寄託在兒子身上.不料這中期望在兒子看來卻是難以擺脫的負擔.當兒子成年後,在美術的領域建樹越大便對自己的父親怨恨越深^
孫海英一如既往的表演風格就是本色出演,含蓄,固執,強硬,內心卻是軟弱.這部電影並沒有突破他的風格套路.
這部電影在製作技巧方面並沒有大的突破,只是圍繞劇本將一個故事完整的講完.
❸ 關於表演:匠藝式
斯坦尼斯拉夫斯基最先使用的表演術語。
即指演員表演時不是從角色的內在實質,不是從對這種內在實質的體驗,也不是從對它的想像去接近角色的,而完全是從別的方面接近的。凡是沒有感覺到和所扮演的角色相類似的活的情感,都談不上是創造。
凡是沒有領會和理解真正的藝術是從哪開始,到哪為止的表現,就是匠藝。匠藝與真正的表演藝術是相對的,它關鍵是缺少必要的體驗過程。匠藝演員只會報告角色的台詞,賀明伴隨台詞的攔頃是一成不變的舞台表演手法。
表演假定性
它是戲曲演員表演的特點和風格。觀眾對假定性環境中演員的誇張和程式性的表演是能接受的,因為它與舞台相諧調和統一。
但在電影表演中,演員是在真實的外景和逼真的內景中進行表演,就要求演員擺脫舞台的假定性,非常現實地、自然禪衡告地進行表演,與真實的環境融為一體,從而才能獲得電影表演藝術中統一的風格。
❹ 電視演員與電影演員在表演方式上有什麼不同
1、臉部細微表情要求
電影由於銀幕更大,演員的臉部細微表情要求更高,所以有一種說法叫做電影臉。這是電影和電視劇最大的區別,細微之處的表情、情緒,電影和電視劇的要求非常不一樣。
2、清楚一個故事的要求
電影時間較短,電視劇的時間一般比較長,一部電影需要在2個小時左右的時間里講清楚一個故事,講好一個故事,但是拍一部電影需要的檔期有時候還不比一個電視劇短,這個要求非常高,對導演的要求非常高。
3、對於表演的要求
電影對於表演的要求是高效率和精準,電視劇對於表演的要求就是持續輸出和更多層次。一部優秀的長篇電視劇。一個演員要把握住各種不同層次的情緒和感情,需要表演出不同的感覺,這個要求其實也非常高。
❺ 作為演員,演電影和演電視劇有什麼不同
表演的時間不同。電影時間比較短,需要在短時間內塑造人物形象,對演員功底要求比較高。電視劇時間比較長,人物可以慢慢塑造,對細節把握上要求比較高。
電視劇給演員的准備時間的時間不同。
電視劇演員每一天都堆在台詞裡面,時間緊迫到表演只要沒錯,一遍就過。而電影則會為了一個動作反復調整,知道達到了導演的要求。
因為全世界的電視劇主要規律都是一樣的,就是靠台詞推動故事的發展。
而電影裡面用畫面帶動情節的發展。
一個好的演員通過自身的氣場控制,使之成為自己演技的一部分,而氣場這個東西是無法學習的。是任何人都抄不走的。
一個演員的演技可以跨越電視劇和電影表演的。但是所有人一眼就能看出電影演員和電視演員的區別。大家都明白他們之間的區別,但是真正用理論去講出區別,所有人講的似是而非。
❻ 一個演員表演功力的好壞是否決定了影視劇的質量
演員的演技好壞確實在某種程度上會決定影視劇的質量好壞。因為現在有很多的影視劇都是以大男主或者是大女主的形式出現的,所以這就要求作為主演的演員必須要陸亮有非常扎實的演技才能夠支撐故事的整個劇情發展。如果作為主演的演員演技過於糟糕的話,就會給觀眾帶來強烈的不適感,甚至會招致觀眾的痛罵。而且一部戲的主演演技好壞對於影視劇的收視率也會有著重大的影響。因為演技出眾的主演會給觀眾非常強烈的代入感,這樣會使得電視劇的收視率急劇攀升。
雖然一個演員的演技並不能夠成為影視劇質量好壞的主要決定因素,但是演員如果對於劇情理解不深的話,其實這也會讓整部劇的劇情流於表面。反而不會有太深的內涵層次。
❼ 影視表演藝術的表演技巧秘訣講解
影視表演藝術的表演技巧秘訣講解
演員在表演的過程中有什麼秘訣可以讓自己的表演更好么?我為你扮差講解影視表演藝術的表演技巧,希望對大家有所幫助!
演員在攝影機或攝像機前,以演員自身為創作手段去體現影片內容,塑造人物形象的藝術,這就統稱影視表演藝術,它的核心就是解決演員與角色的矛盾。
演員自身: 在表演藝術創作中,創作者、創作的工具材料、和創作的產品即人物形象這三位一體統一於演員自身。
影視演員應掌握和磨練自身的外部表現工具-形體、五官、聲音、語言以及各種技能,並掌握一整套表達人物情感、思想的內部心裡技巧,他依據劇本,在導演指導下進行二度創作,將人的藝術形象從劇本體現到銀、屏上。
表演藝術的創作主要表現在獨特的再體現和鮮明的性格化,又能形象而生動地表現出隱藏在劇本字里行間的深邃的作者意念,並對劇作的人物形象作有個性的補充和體現。這種再創作,就要求影視演員有一定的思想水平和較高的文化和藝術修養,只有這樣具以較深的理解力,豐富的想像力和形象的表現力,從而達到演員與角色、生活與藝術的統一,體驗(即內部)與體現(即外部)的統一。
作為電影的種種特性,例如:它的逼真性、時空性、蒙太奇及電影特有的生產過程(電視也類似)必然帶來鏡頭前表演的種種特點。
銀、屏幕的逼真性:
銀、屏幕的逼真性要求表演的生活化,影視反映現實極其逼真,將真實的現實環境(實景偷拍時,包括現實中的人們)一一納入自己的形象體系,這就是說,影視演員是在與現實相一致的真實景物中進行表現的。這就要求演員的表演與真實的環境融為一體,做到自然、真實、生活化。
演員以導演的分鏡頭劇本進行創作,其表演必須在導演的總體構思下,通過綜合手段體現出來。
演員創作角色的過程中,組成創作自我感覺的必不可少的各種因虧缺旁素和技術方法,如動作、假使、規定情境、想像、單位與任務、注意與對象、真實感與信念、速度與節奏、情緒記憶、交流與適應、邏輯與順序、性格化、舞台魅力、肌肉鬆馳、道德與紀律、控制與修飾、面部表情、聲音、語調、言語、造型等。為了掌握演技和進行具體的理論及分析影視片表演鑒賞,我們先從表演的內部技術學起。
一、動作
表演(員)的名詞就是動作。演員就是動作者。 在生活中的任何一個動作,都有它的“原因”、“目的”和“結果”,這就是動作的三大要素。 動作-是演員技術最主要的一部分。我們必須重視它。演員表演時,僅依靠外在動作是不夠的,必須找出內在的根據(即目的)。如:1、削鉛筆2、疲倦
二、注意力集中
人在生活中,除了睡眠外,他的注意力是不停的、時刻集中在一定的對象上的。那麼影視演員在銀、屏上的注意力集中應該是什麼樣的呢?它是有意識地把注意力集中在表演對象上的一門技巧。銀屏上或舞台上的注意多為有目的的注意。
演員要強迫自己注意力集中,一方面要和實際生活一樣,同時吸引你的注意力集中的對象必須明確。所以,一個演員必須養成一種自然的注意力集中的習慣。演員需要有注意的對象,對象越有吸引力,就越有力量控制演員的注意力。演員在排練過程中,有時會被私心雜念所干擾或被外界各種現象所吸引,離開了應注意的對象,將會出現肌肉緊張、慌亂等現象。演員運用“注意力集中的技術”,假借於想像虛構,給自己提供根據,並對對象加以改造,使之有吸引力,就能把內部和外部的注意力集中到注意銷橡對象上,從而排除私心雜念及外界干擾。
演員有意識地運用注意力集中的技巧,可以對事物進行深入細致的觀察,增強記憶,為創作角色儲備豐富的素材。
有的演員在喧鬧的環境里也能進入角色,有的演員有一點聲音就會被打擾吸引,使他不能進行富有創造力的工作。這就說明他還沒有很好地掌握注意力集中的技巧。因此,訓練一名新演員做到注意力瞬間完全集中在表演對象上是十分重要的.。而要做到這一點,必須經常地、不懈地練習方能成功。
注意力集中練習題:
1、在屋裡,注意聽屋外有什麼聲音。
2、注意聽外面的聲音,忽然改變聽門外有什麼聲音。
3、觸覺的注意力練習:蒙上眼睛,讓他摸指定的人。
4、味覺注意力練習:體會各種不同食品的味道(酸甜苦辣)
三、肌肉鬆馳練習(肌肉控制)
肌肉鬆馳是演員消除肌肉緊張的技術。肌肉的多餘緊張對演員總的自我感覺起著有害影響,會破壞正確的創作,妨礙對角色的內心體驗及外部體現。 一個演員如果沒有很好的修養,容易犯有莫不開和精神及肌肉緊張的現象,這對表演藝術有極大的影響。
例如:
一個人平時行動很隨便,但一站到鏡頭前,便總覺得手腳多餘,沒地方放,不知干什麼好,這些現象都是肌肉緊張所致。一個演員為了表情逼真,必須盡力想辦法使肌肉鬆馳下來,尤其是面部肌肉。
那麼什麼辦法可以使肌肉鬆馳下來呢?
只有當注意力集中在某一種現象上的時候,肌肉才會松馳適度,動作才會自然舒適,注意力集中與肌肉鬆馳是互相幫助起作用的。也就是說只有注意力集中,就可以幫助松馳;反之,如果肌肉產生多餘的緊張,也證明注意力沒有很好的集中。
演員在表演空間里,精神應該集中,肌肉應該解放,把精力很合適地消耗於動作中,有意識地鍛煉肌肉鬆馳,有意識地鍛煉和控制自己的肌肉鬆馳和緊張,達到能夠自由運用肌肉的狀態。在這種情形下的各個形體器官才能富有表現力,才能表達角色的內心體驗,自由地流露出內在的情感,達到預期的創作效果。
肌肉鬆馳的練習:
1、坐在椅子上,使全身肌肉鬆馳到零度(即人在醉酒、重病時所表現出的一系列動作特徵)
2、全身肌肉鬆馳後,緊張右腿的肌肉再將全身肌肉恢復適度。
秘訣之一:即興創作
即興創作意味著在你要行動的時候准備。它表示放棄一成不變,而是嘗試新的和激動人心的東西。演員們用即興創作釋放他們的創造力,再借著劇本找到他們的最佳狀態。
你能夠通過嘗試不同的方式來架構你的演講來進行即興創作。在一次激勵演講中,我根據演講的基調即興創作,提出一個有趣的故事,就是我在為母親花一分鍾買電燈泡和花一小時為女友買50公斤大米的事情上所表現出來的不同態度,以此來說明你對夢想和目標的慾望程度決定了你的行動的論點。很明顯非常成功地用熱情與幽默把意思表達了出去。
在說明不要不相信奇跡及自身的力量的結尾時,我變了一個魔術。將礦泉水瓶的瓶蓋在瓶底拍打一下後,進入到了瓶內。結果你可以想像,所有的人目瞪口呆,如睹神物,對於前面論點的記憶我相信終身亦沒齒難忘,結果不言而喻。
試著用即興的詞彙來表達你已有的故事——你會發現感覺最好的用詞和表達方式。你不用去管時間,重復地用中速表達或亂講一氣。這個觀點是為了讓你自由和開放。即興創作給你空間使你有創意和顯得自然。
秘訣之二:個性化你的故事
講故事的關鍵不是記憶詞彙,而是記憶那種體驗。演員使用一個稱之為“個性化”的技巧來達到這個目的。這意味著從你的生活中提煉出一種經驗,然後把這種經驗中的情感的影響力應用於表演的場景和故事當中。個性化是演員演得真實的秘訣。
舉例來說,當安東尼·霍普金斯在影片《沉默的羔羊》中扮演殺人狂漢尼拔·萊克特時,他根據他曾經發狂地想去殺人的經歷,再造了情緒的感染力。我們在熒幕上看到的霍普金斯是一個精神錯亂的殺人狂。實際上,演員霍普金斯只是從他替代性的經歷中演出真實的情緒。
作為一個演講者,個性化意味著把你自己帶進演講。“就講故事而言,如果你不能領會他,那觀眾也不能。”通過體驗的再現把觀眾帶進演講。你得到的回報是,每一次你再造這個體驗,它都會是新鮮的。
即使有時你在描述發生在別人身上的事情,也要把這個素材當作你自己的。“我所有的故事都是我自己的故事,”我的表演老師上戲教授安振吉曾經說道,“如果我聽到我喜歡的故事,我會把它重新塑造。我會用不同於他人的方式來講述它。”
秘訣之三:強烈的意願
一個在演員在每個場景中都有一個意願(或是目的),一個意願對劇本來說是一條主線。意願激勵著每個角色。哈姆雷特的意願是殺死他的叔叔克勞蒂斯。哈姆雷特一路上有很多障礙,但是他沒有這個意願的話,這部戲就演不下去了。
作為一個演講者,你的意願是任何你向觀眾所宣揚的--------你的觀點。我的意願是說服觀眾,雙贏的談判比單贏的更有效益。演講者HELEN說,“我的意願是讓觀眾們說,‘哦。我從沒有這樣想過。’是幫助他們建立新的觀點。”而周可的意願是,“不僅是提出觀點,而是如何執行觀點。”
沒有意願,你僅僅是一本會走路的網路全書。勇敢地站出來,並加以表達!
訣竅之四:戲劇化
演員總是要在台上盡量顯得真實。但是舞台上的真實----實際上只是我對我們真實經歷的強化。真實卻沒有戲劇性是非常了無生趣的!即時是最敏感的電影表演都會有戲劇性的成分。
我的表演導師說,戲劇化是“你需要變成你自己,但是要‘比生活誇大,’”她還說道,“要做你自己……但不是刻意的。”在以幽默結束他的關於科技的演講時,諾貝爾得獎主對他的觀眾說起有關他和他的妻子在購物時看到小活塞的展示。他說道,“這次演講最終以此來結束,就是我把活塞放在我頭上,再把一個禿頭的小夥子拉上台,把另一個活塞放在他的頭上,然後兩個人扔來扔去。”
記住好的表演是即使只是閱讀電話號碼簿,也會使觀眾得到享受。當你在和一大幫觀眾交流時,會有很多“電流”劃過。使用這些“電流”,使演講輝煌起來。
訣竅之五:精彩地開始
第一印象很重要。演員們知道他們必須盡快抓住觀眾。所以他們“精彩地開始”——他們的精神一開始就很高昂。作為演講者,你的充沛的精力能夠激發和鼓舞他們,你必須開始就這樣。
很多演講者建議,“強有力地開場。”這並不意味著你開始時要尖叫或在台上跳來跳去。適應觀眾的精神狀態,開場是比他們稍高一點,如果他們精神實在低靡,不要顯得過於興奮,這樣會把他們嚇跑的。
我通常以一個故事開場,快速地盡可能多地吸引觀眾,這樣一來他們就會抓住故事進行中的場景、氣味、熱情和感覺等等。當然我也曾見過演講者用半小時來熱身,我的觀點是——你會失去觀眾,如果你花過多時間來熱身。
訣竅之六:保持敏銳
偉大的演員都是敏銳的反應者。他們一秒鍾都不停。這意味著他們保持神經高度敏銳及緊張,不會去期望由另一個演員會去處理。傑克·尼克爾森的表演尤為激動人心,是因為他對其他演員的反應是很自然的,而不是事先計劃的。
不要像我們曾經見過的那些演講者一樣,總在他的演講中某些地方故意停上幾秒鍾讓觀眾笑——而不管他講得是不是好笑。那樣就很傻了。讓你的神經對你的演講中的每件事都保持敏感,相應地調整你的演講。
“‘魔術’是自然的發生的,”魔術師劉成認為,“對觀眾進行反應。通常我最好的素材是取自演講中正在發生的東西。我的演講不是固定在一個軌道上的火車——它更像沖浪,這樣或那樣移動,甚至有時往下倒!!”
導演周可也認可這樣的觀點,“我腦中有一個大綱,但是我從來不知道我要說什麼,因為我喜歡吸引觀眾,”他解釋道,“當你問觀眾問題時,你可能會得到你沒有期望到的答案,這時你會去處理它。我一些最好的思路是從觀眾中來的。”
訣竅之七:多樣化
任何東西若總是用同樣的方式表達都會顯得很無聊。演員把一段場景分成幾個部分,每一部分都互有不同。演講者要致力於強調、移動、聲音、精神層次、素材等等。
你能在你的演講的組織中加入多樣性,例如,故事……過渡……故事……主要觀點……故事……等等。多樣性能在你的聲調和聲高中體現。停頓也是一種多樣性。不要忘記在你肢體語言中建立多樣性。
訣竅之八:冒險
你記得影片《密蘇里假期》馬龍·白蘭度演的“老奶奶”嗎?願意冒險使這位偉大的演員凸顯出來了。這對演講者也是一樣的。“和觀眾在一起的時候要顯得真實,但有時候你必須願意從沖浪板上摔下去。”
在我剛邁入職業演講的行業時,我曾冒險把觀眾帶到台上,“我從來不知道誰會上來,也不知道他們會講什麼,”我必須承認,“但實在真的很刺激。”
所以,“你的膝蓋如何?”你最近有沒有冒險?朋友,畢竟,我們不是進行總統辯論。我們怕失去什麼呢?
訣竅之九:對你的選擇負全責
當白蘭度穿上戲服,在影片《密蘇里假期》在變成“老奶奶”時,就沒有退路了。演員要進行有趣的選擇,然後對其負全責。
如果你決定戲劇化,或是決定在舞台上冒險,不要後退。當我下跪時,我猛地沉下去,讓身體與地板發出沉重的撞擊聲,然後把頭埋在地上,開始痛哭,又是尖叫又是咆哮……
對我來說,負全責意味著,“對我的信息及其對觀眾職業的影響力充滿熱情和信心,”記住你要對你的信息和你的選擇負全責。
訣竅之十:你的放鬆在於你的專注中
如果演員的思路可以允許自由漫步,他會專注於他的緊張神經。演員通過他們專心地准備、劇本、和其他演員可以得到放鬆。演講者可通過專注他們的意願、客戶、觀眾、定製的細節、室內的設備等得到放鬆。
很多演講者通過會見和問候觀眾、分發材料、演講前和觀眾交談而得到放鬆。PETER通常很專注於他的觀點,他和我說過“當我得到越來越多的觀眾的信息時,我意識到對我重要的對他們就未必重要,”他承認,“所以我專注於重新按主次先後排列我的觀點。”
不要期望不通過努力就能贏得你的奧斯卡獎。新演員常提醒為他們歡呼的影迷,他們需要多年的努力才能得到“顯赫的成功”。
作為一名演講教練,我必須讓你得到足夠的警告與提醒,“表演技巧是吸引人的,而且簡單易用,但如果他們沒有融入你自身自然的演講風格的話,你會冒險,失去真實性,變得生硬刻意。”如何避免?你必須練習,觀察反饋,直到確信你演講中的表演技巧已經沒有痕跡看不出來為止。
如果正確使用,這十個訣竅會幫助你在舞台上做好你自己。他們會幫助你表現得自然和生動,會幫助你引導你的觀眾。所以,就像在演藝圈中的說法,把蛋打碎,破殼而出! 行動-表演技巧上的重要原理。
;❽ 求演員表演風格的種類。 比如幽默、滑稽、清新。。。 最好能舉例,比如周星馳、卓別林等等。。
我覺得應該根據具體影片和具體演員來判定其表演風格
根據不通國家的電影和演員也會出現很多表演風格
太過於固定化的表演風格往往會被人超越與厭倦
周星馳 應該就是無厘頭風格 卓別林是默片時代的黑色幽默
還有 硬漢 煽情 艷情 童真
❾ 問懂電影的人士,電影風格主要是指哪些方面,比如一個導演,要從哪些方面談他的風格
電影的風格在學術界沒有什麼概念性的界定,但對電影類型確實有。而你問的「談導演的風格」我想應該是另一個意思了,導演的藝術風格,就跟諸如文學等其他藝術形式相似,其實就是特點,我簡單列舉幾項供你參考:
1,最直觀的,色調、情緒、節奏等,比如鮮艷、昏暗、濃重的色彩;擅長細膩沉悶還是擅長快節奏輕快激情等等。
2,攝影方面,喜歡固定長鏡頭還是喜歡快速剪輯多機位等等,比如顧長衛喜歡沉悶察讓的固定機位長鏡頭,杜琪峰喜歡復雜的調度,李安則擅長更細膩復雜的復合調度。
3,劇本題材方面,倫理、動作、搞笑等等,不同導演有不同的特色,我就不列舉了。
4,指導表演方面,有人喜歡舞台戲效果,比如陳凱歌,敗滾局一腔一調都像舞台戲;有人擅長原生態,比如阿巴斯,一般備正不用職業演員出演。
5,個人色彩,這算是額外補充的,比如張藝謀最早的電影特點是說教,慢慢轉變成承載中華文明重任,慢慢向商業妥協,只講史詩故事,也曾嘗試過走純人文路線,也嘗試過無厘頭扯淡,但隨著歲數增加,我推測近期會有相對低調的人文中蘊含哲理的作品吧。
個人觀點,僅供參考:)
❿ 電影表演有什麼特點
(1)反程序表演。演員不能像舞台劇的演員那樣,從拉幕起,就從頭到尾、程序井然地表演下來。拍攝電影往往在一日之內,先演一段老年的戲,再演一段人物的青年時代,接著又要拍一段這個人物在臨終前的表演。對一個角色從生到死的全過程不但分割得很零碎,而且次序上亦安排得雜亂顛倒。這就要求演員能根據拍攝條件隨時「進入情況」。
(2)間斷表演。在電影攝制工作中,角色的生活被分割為很短很短的小動作,一般長度也就10~20秒左右。現代電影偏長了些,那也不過1分鍾一個小段落的樣子。演員不但要及時「進入情況」表演起來,而且要非常凝練。電影表演沒有時間讓你通過「感覺到,意識到,判斷,行動」這些動作的四個環節的普遍規律,而是常常要演員將這四個「環節」在一瞬間同時噴射出來。這一點,對長期習慣在舞台上演出的演員說來,是要難以適應一些。當然也有例外,不少我國第一流的演員不但能迅速地適應這種創作的特點,而且能表演得光彩照人。
(3)要進行無對象交流。在戲劇中訓練演員,最忌演員和空氣交流。而在電影中,卻常常要求演員和空氣交流,其交流對象可能是遠方的一株樹,也可能是攝影機的某一個部件。人物的近景特寫常常如此。還可能要你假定鏡頭作為你的交流對手,有時鏡頭就推在你的鼻子前面,只拍你的一對眼睛,而要求在這一對眼睛中看到你和對手交流的「電光」。
(4)要在紛亂的環境中表演。電影演員的表演場地和舞台演員是完全不同的,以環境來說,有時在重巒疊嶂的崇山峻嶺之中,使你感到自己非常渺小與孤單;有時在很狹小的監獄與斗室之中,使你動彈不得。一般說,在表演時不像舞台或排練廳中有那種「神聖」的嚴肅氣氛,而是亂糟糟、鬧紛紛的。有時各個工作部門還同時發出不同的噪音,即使下達了開拍令之後,也還有攝影機馬達的轉動聲。
(5)這是一個最難克服的困難,即電影中的人物形象的完整性是由數以百計的反程序、間斷拍攝下來的鏡頭組接在一起才能體觀出來。面對人物的完整形象和短小鏡頭之間的相互關系的確是很難掌握的,要看到人物形象的「完整性」意味著這個人物在影片中的發展變化都是合乎性格邏輯的。所有已拍攝下來組接好了的鏡頭是一個有機的整體。